EL FINAL

POR PIEDAD TEATRO…POR PIEDAD
Por Viridiana Tovar (@albusViridi)

ELfinal

Algunas veces nos gusta salir del teatro después de una obra y platicarla con alguien, pero otras, el silencio es lo único que cabe. Después de ver por poco más de una hora la actuación del ya consagrado Arturo Ríos, con el maravilloso texto de Samuel Beckett, la audiencia se suspendió en un instante al terminar la función, a algunos nos tomó un par de minutos dejar el foro; y es que con una extraordinaria habilidad, el actor logró adentrarnos en la historia, que aunque lejana de la realidad de todo aquel que habitaba el teatro en ese momento, nos fue muy cercana al escucharlo: ¿Somos los olvidados o quienes olvidan? ¿Tenemos la fuerza para seguir nuestra vida o nos falta el coraje para terminarla?

Nos relatan la historia de un hombre viejo, que ha quedado en el abandono después de que el asilo que habitaba ha cerrado. ¿Cómo llegó ahí? Sin contar con nada más que lo que trae puesto, incluyendo un poco de dinero en su bolsillo, camina por Dublín ante un mundo que no lo ha extrañado, que no le recibe con hostilidad sino con mera indiferencia. ¿A dónde irá? ¿Hay algo qué encontrar o siquiera algo que buscar? La soledad, la desesperanza, el porqué y el sinsentido de la vida son los temas que nos llevan por el intricado de la exitencia de un hombre -como cualquiera de nosotros- que desde su sencillez, nos muestra cómo sobrevive a su pequeña tragedia cotidiana.

Yo siempre he creído que la forma de saber si se ha visto buen teatro, no está sencillamente en que nos deje pensando, es una sensación de salir con otros ojos, con otro sentir al mundo que dejamos allá afuera, que nos revela y que transforma. Con la producción artística de Por Piedad Teatro, un actor en escena con el espacio reducido a poco más de un metro cuadrado, bajo la dirección de Ana Graham, disfrutamos de una obra bellísima, de buen teatro.

EL FINAL
Compañía Productora: Por Piedad Teatro
Dramaturgia: Samuel Beckett
Dirección: Ana Graham
Reparto: Arturo Ríos
Diseño de Escenografía: Vícor Zapatero

Teatro El Galeón, Centro Cultural del Bosque
Del 26 de Enero al 05 de Marzo de 2015
Funciones: Lunes, Martes y Jueves 20:00 horas

GUERRA, A CLOWN PLAY

I THINK I DESERVE SOMETHING
Por Viridiana Nárud (@viridianaeunice)

guerra

“El irrealismo del fondo provoca el realismo del objeto”.
Roland Barthes

 

Algo es cierto, el mundo vive en guerra. Podríamos hablar de que estamos presenciando una Tercera Guerra Mundial que se desarrolla por partes mediante crímenes, masacres, destrucciones y muchos prefieren ignorarlo. Al menos, lo notamos como algo cotidiano. Hagamos un ejercicio de imaginación: Dibujen un gran mapamundi en su mente, cuatro de nuestros cinco continentes están en guerra, es mucho. ¿Por qué verlo con seriedad si a pocos les importa? Mejor burlémonos de lo que acontece, tal vez así entendamos lo que ocurre en nuestra actualidad.

La piara teatro crea una obra donde el miedo y la descomposición humana se convierten en armas para hacer reír a las personas. Tienes que amar el humor negro para no sentirte ofendido al ver como una soldado al regresar de su combate dice: I´ve seen terrible things y, como el cabo describe con mímica la inmolación de una persona, para tratar de descubrir qué es lo que la compañera ha visto en la guerra y la ha transformado.

Pareciera inaudito cómo es que algunos sistemas se rigen por la búsqueda de una recompensa sin importar los costos. Sin embargo, así se rige nuestra sociedad: trabajas, tienes dinero. Tienes dinero, tienes una vida, tienes status, eres alguien. Una frase que puede resumir esta obra es: I think I deserve something. Dicho que repite una y mil veces el cabo a su superior. Entonces, al ver que ha hecho una labor que deba ser recompensada se le da una medalla, la cual son clips de papelería, los cuales el cabo admira y desea con todo su ser. Como un perro en espera de su galleta.

Sin duda “Guerra” es una obra que desde el primer minuto te va hacer reír. No importa que no hables inglés, le vas a entender, aunque nunca hayas tomado un curso básico de este idioma. Sin embargo, si quieres conocer a las personas no escuches sus palabras, lee mejor sus actos, ellos te van a decir quiénes son en realidad. Así que “Guerra” es una obra de actos, lo cuales hablan por los personajes que ya no parecen tan irreales. Quienes sólo desean el poder sin importar los costos y las vidas, incluyendo la propia, que deban de tomar para continuar en el. Porque no tienen remordimientos ni pena por el otro.

Es importante mencionar las actuaciones de Artús Chávez, Fernando Cordova, y Nohemí Espinosa ya que hacen un excelente trabajo colectivo. Cumplen con creces el compromiso de un buen actor. Frente a una escenografía mínima pero bien empleada, luces que en ocasiones no muestran la transición de la escena, sin embargo no opacan el trabajo de este colectivo.

Al final pareciera que lo más importante es llegar a la muerte lleno de medallas basura, con la felicitación de un sargento y perder la vida en un campo de batalla con tal de dar gusto a tus superiores. Entonces podremos enfrentarnos al telón final de nuestras vidas y cantar junto a Artús: I did it my way.

 

GUERRA
Creada por: Seth Brockley, devon de Mayo y la Piara.
Actuaciones: Artús Chávez, Fernando Córdova y Nohemí Espinosa.
Foro Shakespeare. Zamora 7, col. Condesa.
Del 11 de febrero 25 de marzo.
Miércoles 21 hrs.
$300
Foto: La Piara

 

*Escritora por necesidad, teatrera por convicción. Ha trabajado como directora, dramaturga y productora teatral, ha presentado obras en foros alternativos como: El Trolebús Escénico, Foro Shakespeare, Pandeo, Lucerna… Muchas veces se ha preguntado el por qué habría de escribir. Llegó a una conclusión: la realidad no le es suficiente. Cree que el mundo exterior tiene que ser revelado a través de esclarecimiento de las ideas y por ello el ejercicio de la crítica es fundamental. Egresada de la Escuela de Escritores SOGEM.

EL REFUGIO

FIESTA EN EL FIN DEL MUNDO
Adrián Chávez* (@Ad_Chz)

el refigioposter_banner

Una fiesta de cumpleaños al borde del fin del mundo. Para celebrar, las tres parejas asistentes estiran la cantidad periódica de comprimidos alimenticios que el gobierno les raciona, de la misma forma en que raciona los permisos para embarazarse y los permisos para morir. Es de noche porque, debido a la radiación solar, ya nadie puede salir de día. Y el anfitrión ha construido un refugio en caso de apocalipsis; una exageración, a juzgar de los invitados.

Es raro ver una distopía en el teatro. Al menos en el teatro mexicano contemporáneo. El universo alterno parece sentirse más cómodo en la narrativa, con todos sus ángulos delineados con nitidez. Pero Mario Rendón se avienta el paquete con El Refugio, con un resultado en general positivo.

Dirigida por Enrique Aguilar y llevada a puerto por Laberinto Teatro, la obra comienza por situarnos en los conflictos individuales que la restricción social destapa en cada una de las parejas: el deseo de tener un hijo, la envidia, la endeblez de las más sólidas amistades; un conflicto dramático con muchas aristas, contenido pero listo para desbordarse. Conforme avanza la noche, lo que comienza siendo una reunión cordial se transforma en una lucha silvestre por la sobrevivencia.

Si bien el texto a ratos peca de desconfianza en el espectador ―en ocasiones se sobreexplica la realidad distópica, abundan los recuerdos de un pasado que es nuestro presente y que se enuncian sólo para el público, no para el desarrollo de los propios personajes―, la historia está construida con redondez y todos los cabos que se van soltando a lo largo de la historia se atan satisfactoriamente. La austeridad de la producción y la distribución del foro, además, contribuyen a la atmósfera opresiva que va envolviendo la historia.

El Refugio
De Mario Rendón
Dirección Enrique Aguilar
Con Beylin Sabeth, Mario Rendón, Ximena Larrañaga, Jonathan Caudillo, Rodrigo Magaña y Mario Zepeda
Sábados 20:00 hrs.
Foro Shakespeare
Zamora 7, Condesa.

*Estudió Interpretación en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, así como Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y Creación Literaria en el INBA. Es coordinador editorial en La Hoja de Arena.

EL LABERINTO DE UN HOMBRE SOLO

LA CARGA DE NUESTRAS VIDAS
Por Mireya Flores Marín* (@MireyaFloresM)

laberinto

“Por larga que haya sido la vida, ningún consuelo habría podido suavizar la necia vejez”. Sobre la Vejez, Marco Tulio Cicerón.

Se necesita ser necio para atravesar por la vejez, etapa que mas allá de ser la cúspide de una vida, suele presentarse como la decadencia de ésta. La vida es ingrata y se encargará de recordárnoslo hasta los últimos instantes de nuestra existencia. Ésta pareciera ser la máxima de “El laberinto de un hombre solo”, obra escrita por Hugo Alfredo Hinojosa y ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2009.

A través de la historia de un hombre viejo, cuyo nombre y edad no han de ser recordados ni por él mismo, y quien decide darle una razón a su vida alquilándose como asesino a sueldo, el autor nos conduce por un laberinto oscuro que expone la miseria humana y una sociedad que sobrevalora la juventud, la utilidad de unas manos, la agilidad de una mente, la fuerza y la belleza de un cuerpo, y el poder ser, hacer y tener; todo esto por encima de la experiencia, la sabiduría, el sosiego, la templanza, la debilidad, y los surcos en el cuerpo que vienen con los años.

De una manera inevitable este hombre, interpretado excepcionalmente y con fuerza por Aarón Hernán, se va hundiendo en un mundo complejo que lo confronta consigo mismo, con su familia, con el amor y con una sociedad que lo olvida y lo deshecha. Asimismo, rodeado de personajes que no escapan a la infamia de la vida, que padecen su condición marginal y a los cuales envuelve la sombra de la muerte.

Con una puesta en escena brutal, donde todos los elementos confluyen de manera excelente, y donde todas y cada una de las actuaciones son un goce y emocionan con tal furor, esta obra no deberían perdérsela; si bien, transitar por ella puede ser desconcertante, aunque, nada más desconcertante que la realidad, el recorrido merece la pena, como también merece la pena no olvidar que aún hay una vida valiosa en esas personas de la tercera edad, para quienes la llegada de la muerte no debería ser la última esperanza.

Dramaturgia: Hugo Alfredo Hinojosa
Dirección: Claudia Ríos
Actúan: Aarón Hernán / Eugenio Cobo / Oscár Yoldi / Ángeles Marín / Humberto Solórzano / Arturo Reyes / Miguel Ángel López / Edgar Parra
Jueves 20:30 hrs.
Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico
Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn
Hasta el 30 de abril

*Mireya Flores es Máster en Artes Escénicas por la Universidad de Vigo, España; tiene un posgrado en Políticas y Gestión Cultural con la especialidad en Producción y Difusión de Espectáculos Escénicos por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); es Licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, tiene formación en danza y en

BASADA EN HECHOS REALES

ENTRE EL JUEGO Y LA REALIDAD

Por Johana Trujillo* (@jOtrujilloA)

BASADOhechos

Me avisaron de una función que habría en un nuevo espacio, Foro 37, Casa de Cultura. Una obra de Gastón Palermo, a quien no conocía, un argentino que vendría a dar sólo dos funciones. De la postal que me pasaron por Facebook, desde mi celular, sólo podía leer: “Basada en hecho reales”. Inmediatamente pensé que si era algo basado en hecho reales, y si mi amigo iría, sería buen momento para encontrarnos después de un rato de no vernos. Es lo que busco cuando planeo salir: lo espontáneo, algo nuevo por descubrir y volver a ver a alguien a quien no he visto.

“Basada en hechos reales”, idea, dramaturgia y actuación de Gastón Palermo (1986), actor y bailarín egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, busca explorar el comportamiento exhibicionista. Él nos recibe sentado en un sofá individual sobre el escenario. Espera a que todos hayamos tomando nuestros lugares, mientras nos sonríe y nos mira. Al frente de las butacas hay un televisor con un video en tiempo real de lo que está sucediendo. Él ha decidido exponer frente a nosotros los mecanismos y secretos de su profesión. Ante nuestra inicial apatía, por falta de confianza, decide hacer para nosotros una escena de “Hamlet”, ese texto que todo actor quiere interpretar. Esa noche nosotros somos los protagonistas, Gastón nos dará la oportunidad de pasar de espectadores pasivos a potenciales actores, si nos desinhibimos. Discernir entre la ficción y la realidad es parte del juego. ¿Participamos o no? ¿Nos atrevemos a leer un texto o a tomar una copa de vino? ¿Qué queremos hacer cuando se nos da la oportunidad de ser los protagonistas?

Los espectadores gozan de ver cómo él juega con nosotros, nos provoca, nos invita, nos seduce o nos comparte un tip para llorar de verdad. Adiós cuarta pared. Todo lo que hay en el escenario acentúa el exhibicionismo. El vestuario de piel —diseño inspirado en la serie “Human Furriery Boutique” de la artista plástica argentina Nocola Costantino—, en efecto, logra la similitud con el color de piel humana. Gastón da indicaciones al técnico para cambiar luces, apagarlas o poner música, todo lo que sucedería previamente en cualquier función normal, aquí es exhibida. Proyecto del grupo La Tropilla Teatro, dirigida por Miguel Israilevich (artista invitado al grupo), argentino formado en dirección con Rubén Szuchmacher, no sólo nos invita a ser parte del espectáculo, sino que nos invita a disfrutar del juego escénico. Anímate a ir. Sólo dará una función más el miércoles 18 de febrero a las 21:00 hrs. Foro 37 está ubicado en la calle Londres No. 37, Col. Juárez.

 

* Diseñadora gráfica con inquietud por desarrollar mirada crítica. Desde 2009 adquirió el hábito de ver teatro, primero por trabajo, y después por el placer de ver a actores en vivo hacer historias realidad. Desde entonces ha visto más de 85 puestas en escena. Ha tomado cursos del Espectador Crítico en el Instituto 17 y de ensayo breve en Casa del Lago. Le gusta escribir poco.

WENSES Y LALA

CONOCER PARA PODER AMAR
Por Johana Trujillo* (@jOtrujilloA)

wensesLala

Ya un amigo me había recomendado ver “Wenses y Lala” en su temporada el año pasado en el Teatro La Capilla. Fue hasta este año, 2015, que tras la invitación de Sandra Narvaez, responsable difusión de la obra, me decidí a verla, hacía mucho que no iba al foro en el que desarrollé el gusto por ver teatro.

Una mujer y un hombre sentados en una banca de madera esperan a que entre el público. Ella nos mira y nos sonríe. En un momento, sin llamadas, las luces se van apagando para que ella nos hable. “Wenses y Lala” nos contarán su historia, y antes, nos aclaran que están muertos para que no andemos con lloriqueos al final.

Se conocieron cuando ella fue por el mandado a la tienda de los padres de Wenses, y el perro le mordió la pierna. Sucesos trágicos los reúnen en el orfanatorio para terminar creciendo juntos, como amigos, hasta que el amor fue reconocido y mantenido hasta la muerte. Ella, con un vestido blanco y su chalina blanca. Él con un saco gris, camisa blanca, sombrero y pantalón negros. Es la vestimenta de uno de los momentos más importantes de sus vidas, porque uno decide estar vestido como en sus mejores momentos. Su boda fue uno de ellos.

La historia, escrita y dirigida por Adrián Vázquez, es muy sencilla como la escenografía. Basta sentarse en el lugar donde inició todo para recordar lo bueno y lo malo, la felicidad y la tristeza. Decir tu nombre y hacer saber lo que haces en la vida abre la puerta a la confianza. Lala pedirá el nombre a alguno de los asistentes para generar un ambiente de confianza. Ellos primeros, y nosotros después, compartimos nuestras historias para celebrar lo que es la vida. ¿De qué te acuerdas? ¿Cómo es esa persona de la que te enamoraste? ¿Cómo se enamoraron, se amaron, envejecieron y murieron?

El trabajo de ambos actores, Adrián Vázquez (No fue precisamente Bernardette o El hijo de mi padre) y Teté Espinoza es de una naturalidad que nos atrapa, nos saca risas o nos deja sorprendidos antes los golpes que nos puede dar la vida. La iluminación va acentuando lo que cada uno nos va contando.

Para mí, “Wenses y Lala” es una muestra de que el minimalismo puede conmover, sólo basta un trabajo actoral bien ejecutado con una historia entrañable, y bien contada. Salgo sorprendida de lo conmovidos que han quedado los espectadores que me acompañaron en esa función. Simplemente, no se puede apreciar y amar lo que no se conoce.

* Diseñadora gráfica, apasionada por mejorar el entorno conociendo y entendiendo lo que inquieta a los clientes. Con 9 años de experiencia en proyectos de identidad gráfica y editorial y 7 años en la comunicación y marketing de las artes. Entre lo logros que puede contar están fundar Distrito Teatral para ayudar a incrementar la demanda teatral y mostrar el teatro como una opción de entretenimiento. Hoy quiere crear nueva audiencia para los eventos culturales en www.salasllenas.mx

EL CAMINO DEL INSECTO

EL PODER DE TENER EL BALÓN
Por Viridiana Tovar (@albusviridi)

ELcaminoDeLiNSECTO

Llegar al teatro Sergio Magaña implica al menos una probada de La Santa María, sí, la colonia Santa María La Ribera, ya si se tiene el tiempo, no es nada despreciable ir a dar una vuelta por el barrio donde vivió Mariano Azuela o José Alfredo Jiménez, y ver la Alameda con su maravilloso Quiosqo Morisco. A mí siempre me ha gustado acompañar el teatro con otra grata experiencia, si no, es algo muy parecido a ir al cine y no comer palomitas o comer carne sin una copa de vino -la que prefieran- Pero bueno, ahora vayamos a la carne…

David Gaitán, uno de los dramaturgos jóvenes más reconocidos, escribe y actúa el texto de la obra donde se relacionan muerte, política y fútbol. Es el 2042 y México llega a la final del mundial, es el último minuto y hay un penal en contra -¿suena algo familiar?- pero el portero y héroe nacional, queda ciego antes de que se pueda cobrar. Es año de elecciones y la dictadura cuasi perfecta tiene un riesgo, quizás mínimo o no pero latente, de finalmente caer -¿sigue sonando familiar? si no suena familar, al menos quiséramos que así fuera.

Aunque para muchos, la respuesta podría ser obvia, pues el texto nos refleja una investigación y un análisis en la historia nacional, donde una serie de coincidencias -o no- entre política y fútbol, llegan a mezclarse entre realidad y ficción. Quizás la sola idea sea escalofriante pero, en conjunto con la dirección de David Jiménez Sánchez, la obra es interesantísima y sobre todo amena, gracias a su sencillez, con pocos elementos en escena gana la atención de los espectadores -sobre todo por la curiosa hilación de los temas- y les deja con el ánimo para seguir hablando y analizando más acerca de ello: ¿jugamos a vivir en un sistema sociopolítico que ya tiene escrita nuestra futura historia? ¿o qué tanto improvisan? Todo esto, claro, sin dejar de lado las plausibles actuaciones de Raúl Villegas y David Gaitán, que al final de la obra nos dejaron a mí y a mi amigo –ciudadano normal, o sea, no teatrero- con ganas de más, no porque la obra no sea redonda o haya finales falsos, simplemente -él supo explicarlo mejor- fue como ver una buena película y quedarse con ganas de ver la siguiente parte.

 

EL CAMINO DEL INSECTO
Compañía: Ocho Metros Cúbicos
Dramaturgia: David Gaitán
Dirección: David Jiménez Sánchez
Reparto: Raúl Villegas y David Gaitán
Diseño de Escenografía: Tenzing Ortega
Diseño sonoro: Xicotencatl Reyes
Foto: Pili Pala

Teatro Sergio Magaña (Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María la Ribera, cerca estación San Cosme del Metro).
Del 23 de Enero al 22 de Febrero de 2015
Funciones: Viernes 20:00, sábados 19:00 y domingos 18:00 horas

TIEMPO DE MIEDO

O EL LARGO VIAJE HACIA LA SOMBRA
Artemisa Téllez* (@artemisatellez)

tiempomiedo

Volver al lugar donde acontecieron todas las tragedias. Volver a donde se gestaron nuestros fantasmas y nuestros terrores. Volver, como el culpable, al lugar del crimen como destino doloroso, pero ineludible. Volver y encontrarlo todo como lo habíamos dejado: en ruinas.

“Tiempo de miedo” es una obra original de Gabriela Ynclán que se estrenó con un lleno casi total el pasado miércoles en La Capilla, bajo la dirección de Edna Ochoa.

La historia se centra en el reencuentro fortuito de cuatro mujeres que veinte años antes compartieron vida y casa con don Filogonio; un hombre al que no amaron, no eligieron y con quienes se vieron obligadas a permanecer mediante la fuerza y el temor. Conforme el drama avanza, sus extrañas relaciones y la perversidad de un secreto en común se nos irán revelando manteniéndonos en suspenso hasta el último segundo de la función.

“Tiempo de miedo” es un acercamiento descarnado a las múltiples violencias de las que son víctimas las mujeres y las niñas, pero a su vez ofrece una mirada inteligente y crítica hacia las posiciones que éstas ocupan en la intrincada trama del poder y la supervivencia. Una obra actual y eterna, capaz de arrancar lágrimas de coraje y una que otra carcajada, estará nueve semanas más en cartelera para sorprender y deleitar aún a los más exigentes.

Hasta el 25 de marzo
Miércoles 20 hrs.
Teatro La Capilla
Adolescentes y adultos
$150
$100 Maestros, estudiantes e INAPAM

*Escribidora, tallerista y teatrohólica

Síguela en Facebook
Conoce sus libros

EL SÍNDROME DUCHAMP

NO HAY GENTE AMABLE AQUÍ

Por: Pablo Iván García* (@garciapabloivan)

duchamp

La sólida trayectoria de Antonio Vega como actor se ve trasladada al plano autoral, con un montaje escrito por él mismo y dirigido en conjunto con Ana Graham. “El síndrome Duchamp” es una obra de excelente manufactura, que hace uso de diversos recursos para contar una anécdota inquietante sobre la permanencia en el extranjero y el inminente fracaso personal.

 

Vivir en Nueva York podría resultar deseable para buena parte de la humanidad, pero Juan, el protagonista, comienza a sentir una profunda insatisfacción, que lo llevará a conocer a diversos personajes en esta tragicomedia urbana. “No hay gente amable aquí”, se repite a sí mismo Juan, mientras deambula junto al río Hudson, intentando aprender el arte de la comedia y descifrar las obras de Marcel Duchamp.

 

250 elementos de utilería permiten al espectador inmiscuirse en el extraño universo de este conserje. Haciendo gala de los mejores recursos del teatro posmoderno (puestas en abismo mediante el uso de títeres, un punto de vista irónico del personaje sobre su propia situación, estructura fragmentaria), Antonio Vega transita por diversos matices de interpretación, que generan un universo verosímil y una gama de personajes muy disfrutable.

 

EL SÍNDROME DUCHAMP
Compañía: Por Piedad Teatro
Dramaturgia: Antonio Vega
Dirección: Ana Graham y Antonio Vega
Reparto: Antonio Vega, Miguel Pérez Enciso (sombra), Concepción Márquez (voz)
Construcción de títeres: Antonio Vega
Escenografía e iluminación: Carolina Jiménez
Diseño sonoro: Sebastián Espinosa y Daniel Castillo

 

Teatro El Galeón (Centro Cultural del Bosque)
Del 23 de enero al 1 marzo de 2015
Funciones: viernes 20:00, sábados 19:00 y domingos 18:00 horas

 

* Pablo Iván García es dramaturgo. Estudiante de posgrado en la Universidad Intercontinental, conduce un programa sobre teatro contemporáneo en Puentes

CARTOGRAFÍA SOBRE LA ARENA

UNA HISTORIA QUE SE BORRA EN EL POLVO

Por Viridiana Nárud* @viridianaeunice

cartografia

Las luces de cuatro bombillas iluminan el escenario, mientras cuatro actrices esperan a que se cierren las puertas del Foro. Llego tarde, el aire está impregnado de cierto hartazgo por la impuntualidad de sus espectadores, sin embargo, es necesario empezar la función diez minutos después para intentar llenar el espacio. Se cierran las puertas, las actrices comienzan la acción. Alguien toca la puerta, no es parte de la obra, no deja de sonar. Las actrices se incomodan, no hay nadie afuera que le indique a los sujetos que ya no está permitida la entrada. Mahalat Sánchez –sin salirse del personaje- toma la decisión, abre el portón, ingresan estas dos molestas personas. Continúa la obra.

Observo la escena. DICEN QUE PARA AQUELLAS ÉPOCAS LA SOLEDAD YA SE MANIFESTABA.  Enuncia una de las actrices cuando habla de los australopitecos, otra indica: PARECIERA QUE LAS PERSONAS NO QUIEREN HACER LAZOS, TIENEN MIEDO QUE VAYAS A DESAPARECER… La soledad no es un malestar de la sociedad moderna, sin embargo se agrava. Pienso. Las luces bajan su intensidad, dos de las cuatro bancas, que ha sido aviones, salas de espera… se convierten en el escenario de la frontera México, Estados Unidos. Con pequeños dibujos sostenidos por las actrices se nos narra una conmovedora historia de los migrantes, la violencia y los decapitados en nuestro país. Las luces suben su intensidad.

LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO NOS SENTIMOS MUY CHINGONES, TODOS TOMAMOS UNA POSTURA POLÍTICA… PORQUE MÉXICO NO ES LIBRE. Esta cartografía comienza a dibujar un mapa y no sólo es para trazarnos una ruta geográfica sino emocional y de indignación. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano en un país extranjero? ¿Cuándo dejar de serlo? ¿Qué es la soledad? ¿Por qué migramos? Y si está es la naturaleza del hombre ¿por qué las fronteras? Todos, temas que son portentosos al ser narrados por las actrices, en ocasiones desconcentradas, a excepción de Rebeca Trejo y Mahalat Sánchez. Sin embargo la poética del texto se va diluyendo conforme pasa el tiempo. No por ello deja de ser bello cómo es que muestran cada célula por separado para exponer un tema, empero, el tejido dramático no permite visualizar la esencia última de la obra ya que se muestran como continentes separados.

Una a una de las cuatro bombillas se va apagando. Las miradas de las actrices nostálgicas anuncian el adiós. A NADIE LE GUSTAN LAS DESPEDIDAS AUNQUE LLEVEMOS SEMANAS DESPIDIÉNDONOS es mejor decir HASTA QUE NOS VOLVAMOS A VER. Oscuro.

 

Dirección: Ricardo Rodriguez
Actuaciones: Rebeca Trejo, Mahalat Sánchez, Alejandra Chacón, Raquel Uriostegui, Georgina Sagar.
Diseño de vestuario: Lissete Barrios
Escenografía: Elizabeth Alva
Utilería: Lucía Geraldo
Foro: El Bicho. Colima 268, col. Roma
Temporada: 15 de enero al 16 de febrero.
Viernes: 20.30 hrs
Sábados: 19hrs
Domingos: 18.30 hrs.

*Escritora por necesidad, teatrera por convicción. Ha trabajado como directora, dramaturga y productora teatral, ha presentado obras en foros alternativos como: El Trolebús Escénico, Foro Shakespeare, Pandeo, Lucerna… Muchas veces se ha preguntado el por qué habría de escribir. Llegó a una conclusión: la realidad no le es suficiente. Cree que el mundo exterior tiene que ser revelado a través de esclarecimiento de las ideas y por ello el ejercicio de la crítica es fundamental. Egresada de la Escuela de Escritores SOGEM.